Artículos

GUIA RAPIDA PARA GRABAR GUITARRAS

GUÍA RÁPIDA PARA GRABAR GUITARRAS David Negrón. (20-04-2020)   Grabación con micrófono o mediante simulación. Grabar vía micro da una buena calidad. Es algo que no se debe despreciar, a pesar de los inconvenientes evidentes… (Para grabar desde el altavoz, mejor un micro dinámico que no apunte nunca directamente al centro del altavoz. El clásico […]

GUÍA RÁPIDA PARA GRABAR GUITARRAS
David Negrón. (20-04-2020)

 

Grabación con micrófono o mediante simulación.

  • Grabar vía micro da una buena calidad. Es algo que no se debe despreciar, a pesar de los inconvenientes evidentes…
    (Para grabar desde el altavoz, mejor un micro dinámico que no apunte nunca
    directamente al centro del altavoz. El clásico es el Shure SM 57)
  • Para la guitarra acústica, mejor con un micro (de condensador) que por línea.
  • Para usar un micrófono necesitaremos una tarjeta de sonido o mesa de mezclas que haga de previo para el micro, y si es de condensador, además, alimentación Phantom +48v.
  • Si no grabamos a través de un micro frente al altavoz al estilo “vintage”, necesitaremos un ampli o pedalera con simulación de altavoces (con salida de audio o USB), o bien conectar directamente la guitarra a la tarjeta de sonido y utilizar un software que emule Amps y altavoces (DAW).

 

Oírnos mientras nos grabamos (monitorización)

Para poder hacer esto eficazmente, necesitaríamos que nuestro procesador de señal,
permitiera una salida para el ordenador y otra independiente para nuestra escucha, (monitores, amplificador, etc…), y así tener una buena referencia al grabar, sin depender de que el ordenador nos devuelva en tiempo real la señal de audio.
Si no disponemos de esta opción tendremos que monitorizarnos a través del propio software, lo que puede comprometer un óptimo rendimiento del procesador debido a sobrecargas en el sistema…
(marrones a la vista; retardos, ecos, clips…)

 

Nivel de entrada:

  • Tenemos que fijarlo lo más alto posible vigilando los picos.
  • El volumen de la guitarra al máximo.
  • El volumen de la pedalera/amp alto (evitando picos de saturación)

 

¿Por qué es importante esto?

Nos evita tener una señal débil y tenue.
Siempre es mejor bajar volumen que tener que subirlo.
Si el volumen de entrada es alto, la relación señal-ruido nos será mas favorable. (mas señal, menos ruido)

Que hacer con las Noise Gate (Puertas de ruido), disponibles en pedaleras y algunos amps?

(Una Noise gate/Noise reduction es un dispositivo que elimina el Hiss de la guitarra mientras no estamos tocando. Funciona como un volumen que se cierra automáticamente cuando la señal se encuentra por debajo de un nivel/umbral preestablecido por el usuario)
Es importante no utilizar esta función mientras grabamos, porque, así como en directo no se percibe demasiado su interferencia, (cuando transita de cerrada a abierta), durante la grabación si afectará a una buena parte de los ataques en muchas de la notas.
Por muy rápido que se abra, siempre tiene un tiempo de reacción, un retardo y se notará desagradablemente su presencia, a renglón seguido de cada silencio…
Los zumbidos en las partes de silencios, principios, finales, etc… mejor eliminarlos al final en la mezcla, silenciando en cada pista allí donde sea necesario.

 

Efectos:

Conviene grabar sin efectos.

Los únicos imprescindibles son:

    1. La distorsión.
    2. La simulación de altavoces (Speaker Simulator/Cabintet), sobre todo si no grabamos a través de un micro. Si no tenemos un altavoz de guitarra real o simulado durante el proceso de grabación nos podemos despedir de un sonido mínimamente creíble…
    3. Aquellos efectos que no haya forma de incluirlos mas tarde y que condicionen nuestra interpretación, como Wah, Auto Wah, Delays extremos, etc…

 

En la distor, menos es mas.
Mucha distorsión nos va a “comer” al resto de las pistas, y al final habrá que bajar la pista de la distor, y como consecuencia, menos pegada y menos R&R…

El resto de efectos, lo ideal es añadirlos posteriormente, durante la mezcla.
Así que resultará conveniente que nuestro software disponga de buenas
funcionalidades en este sentido.

En todas las guitarras resulta imprescindible añadir Reverb. La Reverb da sensación de sala, de espacio tridimensional. Cuanta mas Reverb mas sensación de amplitud y/o lejanía. Si no hay Reverb, la guitarra suena antinatural, inquietante…

También es fundamental comprimir la señal, es decir, que no haya una gran diferencia de volumen entre los fragmentos con menos intensidad, y los de mas intensidad. Es decir, que lo bajo suene mas alto y lo alto mas bajo.
Cuanta menos distorsión lleve una pista, mas hay que comprimir. La distorsión, de por si, comprime, así que por regla general no hace falta comprimirla mas.

Por último, y a parte de los efectos creativos que se nos puedan ocurrir (recordar, menos es mas…!), resulta bastante pro, eliminar todas las frecuencias por debajo de los 50/60 Hz para no entrar en conflicto con el bajo ni con el bombo…

En el nivel experto, lo ideal sería escuchar los efectos (sobre todo la reverb) durante la grabación pero que no se queden grabados y así poder añadirlos posteriormente a nuestro gusto durante la mezcla.

En el nivel Leyenda, las guitarras se graban limpias, utilizando la distor sólo como referencia para grabar. La señal llega a la mezcla limpia y luego en el estudio se agrega la distorsión, vía software o con Amplificadores reales elegidos por el productor. (Algún día tengo que probarlo…)

 

En la guitarra (Altura de las pastillas):

Cuanto más altas estén las pastillas más cañera sonará la guitarra pero cuidado…
Las pastillas llevan un imán y si las cuerdas están muy cerca, las atraerá y no sonarán libres. (se producirá un efecto como de bombeo). Las pastillas dobles ejercen menos atracción sobre las cuerdas (una bobina cancela a la otra) y se pueden acercar mucho mas a las cuerdas.

Por lo demás, el ajuste de la altura va a gusto del intérprete.

 

En la guitarra (Volumen y tono):

El volumen de la guitarra conviene que este a tope.

El tono igual. Es mejor tener más agudos.
Si al final resulta que tenemos demasiados agudos, será fácil recortarlos durante la mezcla.

(Salvo que estemos grabando Jazz, en cuyo caso es mejor recortar el tono desde la guitarra, que hacerlo después. Mas eficaz el condensador de la guitarra que un Ecualizador paramétrico)

En principio, hay que grabar la guitarra lo más plana posible.
Aunque , en caso de duda, mejor que sobre que no que falte…

 

El estéreo:

Lo principal hay que mezclarlo en el centro.
Lo secundario se puede desplazar hacia los lados.

Para grabar la guitarra con distorsión (La rítmica), funciona muy bien grabarla varias veces; (Que no es lo mismo que copiar y duplicar la pista! eso funciona mucho peor).
Se trata de grabar lo mismo de nuevo, lo mas parecido posible… y en la mezcla panoramizar una toma a cada lado.

Es interesante si cada vez que regrabamos varias veces lo mismo, lo hacemos con distinta ecualización, distinta guitarra, distintas posiciones de pastillas, etc…
Si queremos un sonido contundente y sin concesiones, entonces, mismo sonido en cada lado del estéreo (suponiendo que sólo grabemos dos guitarras…)

Los solos NO. Los solos se graban solo una vez. No se superponen grabaciones. (Casi nunca…)

 

Trabajando con la grabación (mezclando).

Siempre es mejor quitar que tener que poner. Quitar volumen, quitar agudos, etc…

Los “pinchazos” nos permiten arreglar fragmentos volviendo a grabar ese “trocito” que no quedó bien y pegarlo encima. No interesa abusar de esto, porque si no las pistas se vuelven frías y antinaturales (y nuestras habilidades como intérpretes decaen drásticamente…)
No obstante, interesa aprender distintos modos de pinchar según el programa que estemos usando.

Tenemos que “jugar” con el software para conocer sus posibilidades. Suelen tener muchas funcionalidades que en un momento dado nos pueden salvar la vida.

Personalmente prefiero una toma viva e imperfecta que una perfecta pero “rara”…

 

La exportación (Guardar nuestras grabaciones):

Cada software suele tener su propio formato de grabación que puede no ser
compatible con “otros” software de reproducción. Por eso, el software tendrá siempre una función para “exportar” lo grabado convirtiéndolo al formato que más nos interese.

En algunos programas se llama “Bounce” pero hay algún software que tiene “Bounce y Exportar” y que tienen diferencias sutiles.
Se podrá exportar a formatos habituales como WAV, o MP3 aunque hay otros formatos menos habituales para otros propósitos.

Grabar tanto como os sea posible. Etiquetarlo bien y organizarlo según fechas y proyectos. En el futuro, lo agradeceréis.

Las grabaciones son nuestro espejo; Nos hacen mucho mejores guitarristas,
entendemos mejor la música que escuchamos y nos dan un feedback al que no podemos acceder mientras tocamos.

Que la fuerza os acompañe…

Gracias a Ramon Sáez de Adana por el support!

AJUSTE COMPLETO DE UNA FENDER STRATOCASTER

AJUSTE COMPLETO DE UNA FENDER STRATOCASTER Recopilación David Negrón. Fuente Fender.com       (26-04-2019)   Aquí os dejamos una guía rápida para poder hacer un ajuste completo de una Fender Stratocaster. Hemos recopilado bebiendo de distintas fuentes, sobre todo del manual de usuario Fender para Strato. Algunos de los pasos del ajuste no son […]

AJUSTE COMPLETO DE UNA FENDER STRATOCASTER

Recopilación David Negrón. Fuente Fender.com       (26-04-2019)

 

Aquí os dejamos una guía rápida para poder hacer un ajuste completo de una Fender Stratocaster. Hemos recopilado bebiendo de distintas fuentes, sobre todo del manual de usuario Fender para Strato.

Algunos de los pasos del ajuste no son sencillos, así que los hemos calificado según su nivel de dificultad; nivel usuario, nivel avanzado y nivel experto.

Para el nivel experto es necesario maquinaria adecuada y mucha experiencia.

  

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

  • Regla metálica.
  • Regla no de metal para que no la atraiga las pastillas.
  • Llave Alen para el alma del mástil (3/16 de pulgada).
  • Llave Alen para los ajustes del puente.
  • Juego de Galgas.
  • Destornilladores de estrella o planos.
  • Madera para bloquear el puente (0,8 mm de grosor) o cualquier otra cosa que tenga ese grosor.
  • Vaselina para engrasar el puente.
  • Afinador.
  • Cejilla.

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL AJUSTE

 

  1. Proteger el cuerpo del puente.
  • Antes de quitar las cuerdas poner algo (la madera indicada en “herramientas”, fieltro, o bloque de papeles Post-it) debajo del puente para que no estropee el cuerpo. (Al quitar las cuerdas, el puente se apoya directamente en la madera)

 

  1. Quitar las cuerdas.
  • Se quitan fácil aflojándolas un poco, cortándolas y retirando las dos partes.

 

  1. Revisar perpendicularidad del mástil. (Nivel Avanzado)
  • No se refiere a si está curvado (alma). Se refiere a que esté perpendicular respecto al cuerpo para que las cuerdas estén paralelas a los bordes del mástil.
  • Con una regla suficientemente larga, se pone en el borde del mástil llegando hasta el puente y ver si realmente está recto. Que por los dos lados esté igual.

      La regla que no sea metálica porque se pega a las pastillas y resulta incómodo.

  • Si no está bien, abrir la chapa metálica que hay detrás del mástil y apretar los tornillos (pueden estar flojos) forzando el mástil hacia donde debe de estar. Si con esto no basta habrá que desmontar el mástil, rellenar los agujeros y volverlo a montar. Esto es mejor que lo haga alguien especializado. (Nivel Experto)

 

  1. Quitar el puente, limpiarlo, engrasarlo y ponerlo. (Nivel Avanzado)
  • Quitar los muelles de detrás (es posible que haya que aflojar los tornillos que tensan los muelles).
  • Quitar/aflojar los tornillos que sujetan el puente al cuerpo (puede que en algunos modelos no sea necesario aflojar estos tornillos).
  • Poner algo de vaselina/grasa por la parte del puente que apoya en esos tornillos de la guitarra para que tenga mejor movimiento.
  • Volver a colocar el puente (sin los muelles). Colocarlo en su sitio y volver a apretar los tornillos de sujeción al cuerpo si los hemos aflojado para quitarlo.
  • Apretar estos tornillos hasta que se vea que el puente comienza a subir. (Aún no hemos puesto los muelles) Hay que dejarlo justo en el punto en que comienza a subir. (Si apretamos demasiado estos tornillos , luego el puente no basculará bien…)  Ya se terminará de ajustar todo el sistema más adelante cuando las cuerdas estén puestas y afinadas.

 

  1. Poner las cuerdas nuevas. (Nivel Usuario)
  • Como estamos sin cuerdas, colocar los muelles; se puede hacer poniendo dos cuerdas y un muelle, otras dos cuerdas y otro muelle y sí hasta las 6 cuerdas.
  • Poner lubricante en la cejuela antes de poner las cuerdas (grafito, aceite lubricante o espray de silicona), para que afine mejor la guitarra. Lo podemos hacer cada vez que cambiemos las cuerdas.
  • Poner también lubricante en el apoyo en las silletas del puente.
  • Poner grafito o aceite en el árbol de cuerdas (el que está entre la cejuela y las clavijas de afinación). Los anglosajones los llaman “String Retainers”. (Si todos los puntos de fricción que tienen las cuerdas están engrasados, la afinación será muchísimo mas estable).
  • Verificar que las tuercas que están en la base de cada clavija están apretadas (clavijas modernas) y que las clavijas no se mueven (no apretarlas mucho). Hay un tornillo en la cabeza de las clavijas modernas, que regula la dureza de la clavija al afinar. No conviene que esté muy fuerte ni muy flojo…
  • Poner el vástago (poste de la clavija) con el agujero perpendicular al mástil.
  • Meter la cuerda por detrás del puente y asegurarse de que la cuerda ha llegado al tope en el puente.
  • Se mete la cuerda por el vástago (poste) dejando dos o tres cm para el enrolle de la cuerda. (Ver “como cambiar cuerdas” en David Negrón Guitarrista, YouTube.com)
  • Poner grafito en la parte de la cuerda que quedará en la cejuela.
  • Las cuerdas deben ir bobinando hacia abajo para que estén bien apoyadas en la cejuela. (Esto se consigue presionando la cuerda con un dedo cerca del poste mientras enrollamos la cuerda con la otra mano)
  • Hacer que la parte de la cuerda que sale por el vástago quede atrapada por las vueltas que damos al afinar. De esta forma mejoraremos la afinación.
  • Deben tener, al menos, dos/tres vueltas. Menos no es recomendable.
  • Poner todas las cuerdas, pero sin llegar a la tensión de afinación.
  • Una vez puestas todas las cuerdas, afinar.

 

  1. Afinar la guitarra. (Primer afinado)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas hacia arriba”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Hacer esto hasta que quede afinada y no se desafine al tirar de las cuerdas.

 

  1. Ajustar la altura de las cuerdas en la cejuela. (Nivel Experto)
  • Esto es raro que se tenga que hacer a no ser que sea una guitarra nueva y no la encontremos cómoda.
  • Las cuerdas deben estar a 0,5 mm entre la parte superior del primer traste y la cuerda (con las galgas).
  • Si están más altas se puede ajustar con una sierra “especial” haciendo más profundos los surcos. (Nivel Experto, o más…) Otra manera es cambiar la cejuela, por otra más baja o por otra igual, limándola. Para sacar la cejuela anterior, como va pegada, seguramente habrá que romperla. (Nivel Leyenda…) Cuidado con la anchura de los surcos porque deben estar ajustados al grosor de las cuerdas.
  • Una cejuela mal puesta o mal trabajada condiciona toda la afinación y ajuste de la guitarra. Es un punto absolutamente crítico. Lo mejor es dejar la cejuela en manos de vuestro Luthier de confianza.

 

  1. Afinar la guitarra. (Segundo afinado)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas hacia arriba”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Hacer esto hasta que quede afinada y no se desafine al tirar de las cuerdas.

 

  1. Ajustar la curvatura del mástil; Ajuste del alma. (Nivel Avanzado)
  • Esto es algo que hay que hacer cada vez que se cambian las cuerdas. Si no se cambia el calibre de las cuerdas ni la marca puede no ser necesario.

Este ajuste es posible que haya que hacerlo ante cambios significativos de temperatura o humedad.

  • Poner la cejilla entre el traste 1º y el puente superior.
  • Pulsar la cuerda en el último traste (trastes 20 ó 22)
  • Estando así, en el traste número 7º u 8º la distancia entre el traste y la cuerda debe de ser de 0,3mm.
  • Si hay que ajustar el alma del diapasón, no hay que hacerlo de un golpe si es que necesita mucho ajuste. Hay que hacerlo poco a poco en varios días dejando que la madera se asiente entre cada ajuste (tres días o una semana como mínimo).

      Para apretar o aflojar el tornillo no hacerlo más de ¼ de vuelta cada vez.

  • Si hay que “bajar” las cuerdas hay que llevar el diapasón hacia atrás “apretando” el tornillo. Si hay que “subir” las cuerdas hay que llevar el diapasón hacia adelante “aflojando” el tornillo.

 

  1. Ajustar la altura de las cuerdas con el puente. (Nivel Usuario)
  • Esto se hace subiendo o bajando las silletas del puente.
  • El ajuste depende del radio del diapasón. Hay que reproducir la curvatura del diapasón).
  • Radio de 7,25”: En el traste 17º, cuerda grave 2 mm y aguda 1,5 mm.
  • Radio de 9,5” hasta 12”: En el traste 17º, 1,6 mm para todas las cuerdas.
  • Radios mayores: 1,6 graves y 1,2 agudas.
  • Esto se hace con los tornillos que tiene cada silleta.
  • Lo importante es que la guitarra no trastee o trastee lo mínimo en base a cómo toquemos (a gusto de cada uno). Así que estas medidas son una buena referencia, pero en este punto cada uno puede poner las cuerdas más altas o más bajas según su forma de tocar, el estilo… (La curvatura del mástil NO es negociable, pero la altura de las cuerdas, sí.)

 

  1. Ajustar la altura del puente. (Nivel Usuario)
  • Si hay que ajustar los muelles (los que están por detrás del cuerpo), se hace con los dos tornillos que sujetan la chapa interior al cuerpo de la guitarra. Mantener la chapa paralela al cuerpo.
  • El puente (el extremo que bascula) debe de estar entre 2,4 y 3,2 mm de distancia con respecto al cuerpo de la guitarra. Teniendo una chapa de la medida que queramos (por ejemplo, 2,8 mm) nos será muy útil para este ajuste. Podría ser un metacrilato o algo similar. La utilizamos como plantilla, como una galga.
  • El puente estará ajustado cuando la chapa de protección de 2,8 mm sale y entra suavemente.
  • Si no usamos el trémolo, podemos tensar por completo los muelles de la parte posterior (atornillamos sin miedo la chapa hasta que llegue al máximo y pegue con el cuerpo) y así el puente queda “bloqueado”, pegado al cuerpo. De esta manera, mejora el sustain sensiblemente y la afinación es mas estable. (Aunque perdemos el tremolo… Hay que decidirse…)

 

  1. Octavar/Quintar cada cuerda. (Nivel Usuario)
  • Poner la primera silleta de forma que de la cejuela al traste 12º haya la misma distancia que desde el traste 12º al puente en la 1ª cuerda y en la 4ª.
  • Las 2ª, 3ª, 5ª y 6ª se ponen un poco más para atrás. Aproximadamente un poco más que el grosor de cada cuerda.
  • Volver a afinar cada cuerda.
  • Comprobar que, en cada cuerda, en el traste 12º tenemos la misma nota que con la cuerda al aire.
  • Si está más agudo es que la distancia del traste 12º al puente es corta por lo que habrá que alargarla. Si está más grave se acortará.
  • Podemos comprobar no solo el traste 12º sino con algunos más y ver que está correctamente octavada.
  • Si necesitamos llevar las silletas más hacia atrás y no podemos, una opción es quitar los muelles que hay entre las silletas y los tornillos (Una vez puestas las cuerdas, este muelle no tiene efecto por lo que no pasa nada si se quita).
  • Cada vez que movamos una silleta hay que volver a afinar.

 

  1. Ajustar la altura de las pastillas. (Nivel Usuario)
  • Las pastillas más abajo dan menos ganancia.
  • Se ajustan mediante los tornillos que sujetan la pastilla al golpeador, apretando suben, aflojando bajan.
  • Si está muy arriba se puede notar una nota doble o que la guitarra tiene un sonido apagado.
  • Por lo general, las Humbuckers se pueden acercar mas a las cuerdas (1,5mm), y las single coil, sobre todo si son vintage, hay que alejarlas mas para evitar estos zumbidos (2,5/3mm) y efectos extraños. (Que vienen de un imán más potente atrayendo a las cuerdas por su cercanía…)
  • La recomendación de Fender respecto a la pastilla del puente (la más próxima al puente) es 2,4 mm con la cuerda aguda pulsada en el último traste y 3,2 mm en la cuerda más grave. Las otras dos pastillas un pelín más bajas.
  • La sonoridad (volumen) de cada pastilla debe ser la misma.
  • Fender propone una altura para cada tipo de pastilla, según sean Vintage, Texas Special, Humbuckers… (De nuevo, la altura de las pastillas es un ajuste “opinable”, y cada uno puede tener sus gustos…)

 

  1. Afinar la guitarra (Último afinado) (Nivel Obligatorio…)
  • Hacerlo con un afinador fiable.
  • Después de afinar “tirar de las cuerdas”. Se desafinará y volver a afinar.
  • Repetir esto hasta que la cuerda no se desafine por tirar de ella.
  • Esto de estirar de las cuerdas es para que la guitarra no se desafine, aunque usemos el trémolo.

Guía para RockSchool

¿EN QUÉ CONSISTE ROCKSCHOOL Y CÓMO PREPARAR UN EXAMEN?   Los siguientes artículos toman como ejemplo la técnica y teoría del instrumento Guitarra Eléctrica. No obstante, la mayoría de los apartados engloban a todos los instrumentos, ya que el formato de examen es el mismo.   – ¿Cómo están constituidos los Niveles de RockSchool? – […]

¿EN QUÉ CONSISTE ROCKSCHOOL Y CÓMO PREPARAR UN EXAMEN?

 

Los siguientes artículos toman como ejemplo la técnica y teoría del instrumento Guitarra Eléctrica. No obstante, la mayoría de los apartados engloban a todos los instrumentos, ya que el formato de examen es el mismo.

 

– ¿Cómo están constituidos los Niveles de RockSchool?

– ¿Cómo es un Exámen de Grado Medio?

– ¿Cómo preparar el examen de Rock School?:

  1. Los meses anteriores.
  2. La semana antes.
  3. El día del examen.

 

 

 

Lograr el éxito como bajista a nivel internacional

Lograr el éxito como bajista a nivel internacional: Irrumpiendo en el mercado extranjero (Artículo en Español) Achieving Success In Bass Internationally (Artículo en Inglés) por Vinnie Santino    

Lograr el éxito como bajista a nivel internacional: Irrumpiendo en el mercado extranjero (Artículo en Español)

Achieving Success In Bass Internationally (Artículo en Inglés)

por Vinnie Santino

 

 

Repertorio Jam 21st Century Music (LPW)

01.- AC/DC – Highway to Hell 02.- AC/DC – Whole Lotta Rosie 03.- AC/DC – You Shook Me All Night Long 04.- Adele – Rolling in the Deep 05.- Alanis Morrisette – Ironic 06.- Alannah Myles – Black Velvet NUEVA!!! 07.- Amy Winehouse – Valerie 08.- Anouk – Nobody’s Wife 09.- Bad Company – Can’t […]

01.- AC/DC – Highway to Hell
02.- AC/DC – Whole Lotta Rosie
03.- AC/DC – You Shook Me All Night Long
04.- Adele – Rolling in the Deep
05.- Alanis Morrisette – Ironic
06.- Alannah Myles – Black Velvet
NUEVA!!! 07.- Amy Winehouse – Valerie
08.- Anouk – Nobody’s Wife
09.- Bad Company – Can’t Get Enought
10.- Black Sabbath – Paranoid
11.- Blues Brothers – Sweet Home Chicago
12.- Bluesbreaker – Hideaway
13.- Bon Jovi – Living On A Prayer
14.- Bon Jovi – You Give Love A Bad Name
15.- Bryan Adams – Run To You (F#m)
16.- Bryan Adams – Summer Of ’69
17.- Bruno Mars – Locked out of heaven
18.- Carole king – It’s Too Late
19.- Carole King – I Feel The Earth Move
20.- Chuck Berry – Johny B. Goode (A)
21.- Cream – Sunshine Of Your Love
22.- Deep Purple – Black Night
23.- Deep Purple – Highway Star
24.- Deep Purple – Smoke On The Water
25.- Dio – Rainbow In The Dark
NUEVA!!! 26.- Donna Summers – Hot Stuff
27.- Doobie Brothers – Long Train Running
28.- Eric Clapton – Cocaine
29.- Eric Clapton – Layla
30.- Eric Clapton – Bad Love
31.- Eva Cassidy – Ain’t No Sunshine
32.- Free – All Right Now
33.- Free – Wishing Well
34.- Gary Moore – All Your Love
35.- Gary Moore – Still Got The Blues
36.- Gary Moore – The Stumble
37.- Gary Moore – Walking By Myself
38.- Guns & Roses – Knocking On Heaven’s Door
39.- Guns & Roses – Sweet Child O’Mine
NUEVA!!! 40.- Iron Maiden – The Trooper
41.- Janis Joplin – Piece Of My Heart
42.- Jimi Hendrix – All Along The Watchtower (C#m)
NUEVA!!! 43.- Jimi Hendrix – Foxy Lady
44.- jimi Hendriz – Little Wing (Em)
45.- Jimi Hendrix – Purple Haze
46.- Jimi Hendrix – Fire
47.- Jouney – Don’t Stop Believin’
48.- Journey – Stone In Love
NUEVA!!! 49.- Judas Priest – Breaking The Law
50.- Judas Priest – Living After Midnight
51.- Kiss – Rock & Roll All Nite (Alive) (A)
52.- Led Zeppelin – Communication Breakdown
53.- Led Zeppelin – Rock & Roll
54.- Led Zeppelin – Whole Lotta Love
55.- Lenny Kravitz – Always On The Run
56.- Little Richard- Lucille
NUEVA!!! 57.- Loquillo y Los Trogloditas – Ritmo De Garaje
58.- Luz Casal – Loca
59.- Maná – Corazón Espinado
NUEVA!!! 60.- Metalica – Enter Sandman
61.- Michael Jackson – Beat It (Em)
62.- Michael Schenker Group – Armed & Ready
63.- Nacha Pop – La Chica De Ayer
64.- Neil Young – Rockin’ In The Free World
65.- Ozzy Osbourne – Crazy Train
66.- Pat Benatar – Hit Me With Your Best Shot
67.- Patty Smith – Because The Night
68.- Quiet Riot – Cum’ Feel The Noize
69.- Queen – I Want To Break Free
70.- Queen – Tie Your Mother Down
71.- Rainbow – Long Live R&R
72.- Rainbow – Since You’ve Been Gone
NUEVA!!! 73.- Red Hot Chili Peppers – Dani California
74.- Rick Derringer – Rock & Roll Hoochie Koo
75.- Rosendo – Maneras de Vivir
76.- Scorpions – Big City Nights
77.- Steppenwolf – Born To Be Wild
78.- Status Quo – Rockin’ All Over The World
79.- Status Quo – Whatever You Want
80.- Ted Nuggent – Cat Scratch Fever
NUEVA!!! 81.- The Police – Every Breath You Take
82.- The Police – Message In A Bottle
83.- The Police – So Lonely
84.- The Beatles – A Hard Day’s Night
85.- The Beatles – Let It Be
86.- The Beatles – Oh Darling
87.- The Commintments – Mustang sally
88.- The Knack – My Sharona
89.- The Rollins Stones – Brown Sugar
NUEVA!!! 90.- Thin Lizzy – The Boys Are Back In Town (A) (Live and Dangerous)
91.- Tina Turner – Proud Mary
92.- Tina Turner – Rock Me Baby
93.- Tina Turner – The Best
94.- Toto – Hold The Line
95.- U2 – Vertigo
96.- Ufo – Doctor, Doctor
97.- Van Halen – Panama
98.- Van Halen – You Really Got Me
99.- Whitesnake – Fool For Your Loving
100.- ZZ Top – Tush

 

Temas eliminados recientemente del repertorio de la jam:

– Bryan Adams & Tina Turner – It’s only love
– Eva Cassidy – Wade In The Water
– Fito y Fitipaldis – Por la Boca Vive el Pez
– Creedence C. Revival – Proud Mary (por cambio de versión)
– RockSchool Grado 5 – Alka Setzer
– Bad Company – Movin’ On
– Whitesnake – Ready & Willing
– Luz Casal – Tal Para Cual
– Ben E. King – Stand By Me

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA GUITARRA ELÉCTRICA

Origen y Desarrollo de la Guitarra Eléctrica       (11-11-2005)   (articulo basado en  apuntes de la conferencia pronunciada por Jaume Pla a los alumnos de la Facultad de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid en Diciembre de 2004)   En esta charla trataremos de rastrear la evolución de la guitarra eléctrica tanto desde la perspectiva […]

Origen y Desarrollo de la Guitarra Eléctrica       (11-11-2005)

 

(articulo basado en  apuntes de la conferencia pronunciada por Jaume Pla a los alumnos de la Facultad de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid en Diciembre de 2004)

 

En esta charla trataremos de rastrear la evolución de la guitarra eléctrica tanto desde la perspectiva de los ingenieros y los inventores que la desarrollaron, hasta los grandes guitarristas que han definido la manera en que la percibimos. Desde sus  orígenes en los años 20 y 30 hasta el presente ningún instrumento musical ha representado tan claramente los mitos modernos como la guitarra eléctrica.

 

Es el símbolo arquetípico de la libertad, de la independencia y de la rebelión juvenil. Aquí hablaré de los avances tecnológicos que la hicieron posible, y del contexto social en el que salieron los guitarristas más influyentes . La manera  en  que cualquier guitarrista se enfrenta a su instrumento es el resultado de, esencialmente, dos cosas; las limitaciones físicas del instrumento y el contexto social en el cual aprenden a tocar. Esto es verdad en cualquier instrumento desde el violín al piano pero la guitarra tiene una característica que ningún otro instrumento tiene: independencia.

Es esta característica la responsable de hacer la guitarra el gran instrumento moderno que es. No es muy costoso, y es bastante pequeño para llevarlo en la mochila de ciudad en ciudad. Con la excepción del piano, que no es muy transportable, es el único instrumento con el cual te puedes acompañar vocalmente.

Esto hace del guitarrista moderno el equivalente del juglar medieval, viajando de ciudad en ciudad, cantando canciones y contando historias de lugares distantes y lejanos acontecimientos.

De ahí que no sea gratuita la comparación tantas veces escuchada del rock and roll con un circo.

 

Los cuatro guitarristas (que no músicos) discutidos en este ensayo, Charlie Christian, Les Paul, Chuck Berry, y Jimi Hendrix, pueden no ser necesariamente los más grandes de todos los tiempos . Son sin embargo, indiscutiblemente, los más influyentes del  siglo XX.

Cada uno de ellos estaba detrás de un cierto cambio tecnológico en el instrumento, dominándolo, o que ampliaban las posibilidades expresivas, (un inciso, cuántos grandes cambios sociales parecen seguir las grandes innovaciones tecnológicas).

 

Cada giro estilístico en el siglo XX se puede anotar en el haber de estos guitarristas. Al preguntar  a cualquier guitarrista serio de dónde ha tomado su inspiración, de qué fuentes ha bebido, podemos estar seguros de  que, no importa el estilo  jazz, rock, blues, o country, mencionará a uno o más de éstos. Son por tanto los guitarristas que definieron los estilos que tocaban sus generaciones respectivas.

 

A finales del XIX los  avances en teoría eléctrica proporcionaban el fundamento para el desarrollo de muchas nuevas tecnologías incluyendo los motores eléctricos,  la luz eléctrica, etc..

En áreas urbanas grandes como Nueva York  las farolas de calle (eléctricas) comenzaban a aparecer, e incluso la iluminación casera estaba disponible para los bastante ricos para permitírselo. Una entre otras muchas tareas que los inventores intentaban lograr era la de usar electricidad para hacer los instrumentos de cuerda más sonoros.

Hacia los años 20 y los 30 el advenimiento de la música de Big Band y Swing  de Benny  Goodman y Glen Miller, junto con el auge  de las bailes públicos (donde podías bailar con chicas por apenas unas monedas) llevaba a una necesidad clara de guitarras más ruidosas, de hecho, la introducción de las cuerdas de acero fue diseñada para aumentar el volumen de la guitarra acústica.

Un nuevo estilo de tocar la guitarra comenzó simultáneamente a aparecer en la música de Country -Blues que utilizaba una guitarra hawaiana. La guitarra hawaiana es el precursor del pedal-steel moderno, es un instrumento plano con entre 6 y 8 cuerdas que se toca sobre las piernas del ejecutante con un deslizador en la mano izquierda (slide). Desafortunadamente estas guitarras planas tenían poca resonancia y apenas podían ser oídas al tocar con otros instrumentos.

 

Por este tiempo dos músicos de Los Angeles, George Beauchamp y  John Dopyera, intentaban encontrar formas de crear guitarras con mayor volumen sonoro. Después de algunos fracasos llegaron a un prototipo que usaba  discos de aluminio como resonadores junto con un cuerpo metálico. Esta guitarra era de 3 a 5 veces más sonora que una guitarra acústica tradicional y tenía un particular sonido especialmente adecuado para tocar “slide guitar.”
En 1927 Beauchamp y Dopyera fundaron la National String Instrument Co., que patentó el nuevo diseño resonador. La guitarra resonadora fabricada por National rápidamente se convirtió en popular entre los músicos de Country y Blues pero debido a problemas internos entre Beauchamp y Dopyera este despidió a aquel de la National String Instrument Company en 1930. Posteriormente la compañía fue vendida y Dopyera empezó a construir resonadoras con el nombre “Dobro”, la nueva compañía que había fundado con su hermano.

En 1930 después de ser despedido por National, George Beauchamp comenzó a buscar nuevas maneras de aumentar el volumen de la guitarra. Era sabido por ese tiempo que al pasar un alambre a través de un campo magnético producía un cambio en la intensidad de este que se podía utilizar para crear una corriente eléctrica variable en una bobina. Este mismo principio era la base para los motores eléctricos, los generadores, las agujas del fonógrafo, los altavoces y muchos otros productos que eran desarrollados y puestos en el mercado en ese tiempo. Desde 1925 Beauchamp había estado experimentando usando agujas de fonógrafo en una “cobaya eléctrica” de una sola cuerda  y creía que si un dispositivo así se podía desarrollar, podría «recoger» (pick up) las vibraciones de cada cuerda individualmente, y convertir esas vibraciones en una variación proporcional en corriente eléctrica, pudiéndose amplificar esta voltaje con los amplificadores a válvulas usados típicamente en funciones de PA y de sistemas de radio de la época.
Después de muchos meses de ensayo-error, Beauchamp, junto con Paul Barth, desarrolló un «pickup» funcional con dos imanes de herradura y seis piezas polares. Las cuerdas de la guitarra pasaban a través de los imanes con cada pieza polar colocada sobre cada cuerda para concentrar un campo magnético independiente sobre cada una de ellas. Para la bobina usaron el motor de la lavadora de Beauchamp, y según Barth enrollaron la bobina con su máquina de coser.

 

Cuando ese primer diseño de pickup o pastilla demostró su utilidad, Beauchamp contactó con Harry Watson, que era el encargado de planta de National además de un experto guitarrero y usando las herramientas de la factoría talló a mano el mástil y el cuerpo de la primera guitarra eléctrica en unas pocas horas a partir de la mesa de cocina de Beauchamp. La llamaron “The Frying Pan”, la freidora.

 

Con el prototipo acabado, Beauchamp contactó con Adolph Rickenbacker. Rickenbacker, primo del as de la aviación de la Primera Guerra Mundial Eddie Rickenbacker, tenía una pequeña fábrica de ferretería y había estado asociado a Beauchamp en National, fabricando los cuerpos metálicos para las resonadoras. Utilizando la experiencia empresarial de Rickenbacker crearon la compañía y después de algún cambio de nombre decidían llamar los instrumentos Rickenbacker. Comenzaron a fabricar la «Frying Pan» que llegó a ser popular como guitarra hawaiana-lap style y convirtió inmediatamente a Rickenbacker en el hito histórico de ser el primer fabricante de guitarras eléctricas.
Probablemente el primer hombre que construyó y puso en el mercado una guitarra eléctrica «española» fue Lloyd Loar. Loar era ingeniero acústico de Gibson, y personaje legendario por sus contribuciones al diseño y al desarrollo de la mandolina. Loar también había estado experimentando con la amplificación eléctrica de la guitarra desde los primeros años 20, y en 1933 creó una nueva compañía, Vivi-Tone,  como subdivisión independiente de Gibson. Vivi-Tone se dedicaba a la producción de una sola cosa, guitarras eléctricas españolas.

Vivi-Tone adoptó una política comercial agresiva pero con poco éxito. El diseño era pobre (guitarra y amplificador estaban físicamente unidos e inseparables con un peso superior a 50 Kg. y no tenía ruedas
(y nosotros nos quejamos de nuestros combos), y no había todavía un mercado suficiente para sostener a una compañía pequeña cuyo único producto era una guitarra eléctrica española. En menos de un año Vivi-Tone tuvo que cerrar, pero las semillas se habían plantado en Gibson. La eléctrica española era el futuro de la guitarra y la fracasada Vivi-Tone inspiraría a Gibson a crear la guitarra eléctrica que revolucionaría el instrumento, la ES-150.

 

En 1935 Gibson encargó a Alvino Rey, prominente guitarrista del momento, a colaborar en el desarrollo de un nuevo pickup para guitarra. El prototipo fue desarrollado por Rey, conjuntamente con ingenieros de la compañía Lyon & Healy de Chicago y de la versión final fue construida por el empleado de Gibson Walter Fuller. El nuevo pickup fue incorporado inicialmente a un modelo de lap-steel a finales de 1935, pero inmediatamente se incorporó sobre una guitarra de tapa arqueada (archtop) con agujeros en f, a la que se le dio el nombre de ES-150, (ES por Electric Spanish, 150 por el precio en dólares). La primera salió de Kalamazoo, Michigan (ubicación de la factoría Gibson) el 20 de  mayo de 1936. La guitarra eléctrica moderna había nacido, la  historia de la guitarra se estaba escribiendo.
La ES-150 se convirtió en un éxito inmediato, con guitarristas de todo el país y de cualquier estilo reuniendo sus ahorros para comprar una, y de entre todos ellos el más notable fue Charlie Christian que se aprovechó del volumen aumentado del instrumento y comenzó a utilizar la guitarra como solista de jazz de la misma manera que solamente un trompetista o saxofonista previamente podía hacer. Sus actuaciones con la Benny Goodman Orchestra revolucionaron en última instancia la manera que todos los músicos veían la guitarra. Hasta hoy día se conoce la ES-150 como «el modelo de Charlie Christian «.
Incluso con el gran éxito que la ES-150 alcanzó, mostraba alguna característica algo menos que ideal. Las vibraciones del cuerpo hueco eran amplificadas, además había problemas con el feedback (realimentación), vibraciones por simpatía, armónicos  indeseables, etc.. El famoso guitarrista de jazz e inventor Les Paul creyó que la solución era introducir una guitarra eléctrica de cuerpo sólido, y su primera tentativa exitosa de suprimir  estos problemas se llamó cariñosamente ( ¿o fue despectivamente ? ) «the log», el leño.
Consistió en dos pickups magnéticos de bobina simple (single-coil) construidos por Paul, y montados en trozo alargado de madera de pino de  4″x4″” al que se le había encolado un mástil tomado de otra guitarra. Para dar «al leño» el aspecto de una guitarra Les Paul pegó dos mitades recortadas de una guitarra acústica al 4″x4″. El resultado era una guitarra de jazz que sonaba sin feedback ni con armónicos indeseados. En 1946 Les  Paul llevó su nueva guitarra de cuerpo sólido a Gibson (donde aún se están riendo ).
El recibimiento en Gibson de una guitarra de cuerpo sólido (solid body guitar) fue algo menos que entusiasta, convencidos de que una guitarra así no sería aceptada por el público consumidor. Todos los intentos anteriores de introducir una guitarra de cuerpo sólido en el mercado habían fracasado, pero un hombre, sin embargo, creía que las guitarras de cuerpo sólido tenían el futuro del mercado de la guitarra: Leo Fender.

Leopold Fender, que tenía una tienda de reparación de radios en Anaheim, California (donde el Disneylandia ), había construido en 1943 un prototipo de solid-body que alquilaba a músicos de la zona, sobre todo con el objetivo de hacerse con sus sugerencias. En 1949 Fender sacó al mercado lo que sería la primera guitarra de cuerpo sólido fabricada industrialmente bajo criterios comerciales, la «Esquire», más tarde llamada «Broadcaster» (con la adición de un segundo pickup en el mástil), y finalmente «Telecaster» debido a una serie de problemas con la compañía Grestch, que previamente había registrado un kit de batería con el nombre de “Broadkaster” y que refleja el advenimiento de los nuevos tiempos (Broadcast significa emisión de radio por lo que Telecast… indicando la expectación del nuevo invento del que hablaba todo el mundo : la televisión).

A Leopold Fender, trabajador incansable y saxofonista en sus años jóvenes, siempre le gustó verse a si mismo como el Henry Ford de las guitarras, popularizando para las clases menos pudientes unos instrumentos mejores y más baratos, eliminando de sus diseños todo lo accesorio y la filigrana pero con una robustez y fiabilidad sin comparación  (como decía una campaña de publicidad, precisamente tomada de un anuncio del Ford modelo T, una Fender nunca te dejará tirado).

La guitarra de Fender tenía todas las ventajas de la de Les Paul y alguna más, gran sustain, ergonomía y no padecía problemas de feedback o armónicos indeseables pero nunca atrapó a los guitarristas de jazz .Estos prefirieron siempre más los aparatosos armarios roperos de dos cuerpos estilo ES-150, pero la Telecaster fue extremadamente popular con músicos de Country, Blues, y en los 50’s y 60’s de Rock and Roll. De hecho es tan popular que, junto con la Fender Stratocaster, es el único modelo de guitarra eléctrica que no ha dejado de fabricarse ininterrumpidamente desde su estreno. Su sonido agudo, penetrante y verdaderamente eléctrico la convirtió en la primera gran dama eléctrica del Rock and Roll.
Debido al enorme éxito de las guitarras de Fender, Gibson tuvo que tragarse su orgullo, tras pasarse años ninguneando a Fender, y echar un segundo vistazo al diseño de Les Paul. En 1952 decidió construir su modelo solid-body. Aunque la inspiración corresponde a Les Paul y de hecho ese es el nombre que se le puso a la nueva guitarra, el diseño concreto hay que atribuírselo al presidente de la compañía, Ted McCarty, que le puso dos pastillas P-90 a una especie de  cruce (“warpeado” que se dice hoy) entre la ES-150 y la Fender Telecaster.
En 1961 la guitarra eléctrica estaba en plena madurez. Gibson introdujo un nuevo tipo de pastilla llamada “Humbucking” (dos “single-coil“ en serie pero con oposición de fase) diseñada por Seth Lover, ingeniero de Gibson, para eliminar las interferencias radioeléctricas del medio. Otro diseño de Ted McCarty por esos años fue la ES-335, una guitarra semi-sólida que intentaba combinar lo mejor de ambos mundos: las alas huecas y el centro sólido y usada por guitarristas tan influyentes como B.B.King y Cuck Berry.

Tanto Gibson como Fender siguieron introduciendo diseños futurísticos, la Gibson SG (Solid Guitar, 1961) y la Fender Stratocaster (1954) se hicieron con el standard de guitarra de Rock en los ´60, con la Stratocaster alcanzando el cumbre en solitario al ser la guitarra escogida por Jimi Hendrix.
Hendrix es el guitarrista que completamente revolucionó la manera en que se toca y suena y el visionario que nos descubre las inmensas posibilidades expresivas de la guitarra eléctrica y cuya comparación hace palidecer a los demás instrumentos.

Aunque ha habido un gran número de otros fabricantes además de Fender y Gibson, como Grestch, Washburn (más antigua que la propia Gibson) etc. que también han contribuido a desarrollar el instrumento hay que considerar que, a efectos prácticos, la guitarra eléctrica como la conocemos hoy es la misma que en 1961.

Algunas compañías más recientes como Ibanez o B.C.Rich han conseguido un éxito considerable, especialmente con el público consumidor más joven interesado en Heavy Metal, pero la gran mayoría de guitarras eléctricas vendidas hoy son o bien Fenders o bien Gibsons, alcanzando sus modelos con más antigüedad precios de escándalo en los mercados de coleccionistas.

 

Charlie Christian

Distintas fechas y localizaciones se han dado acerca de su nacimiento pero parece ser el 29 de Julio de 1916 en Bonham, Texas el comúnmente aceptado. A los dos años se traslada con su familia a Oklahoma City donde creció y transcurriría la mayor parte de su vida. Nació con música en la sangre. Sus padres ambos eran músicos, su madre tocaba el piano y su padre la trompeta y la guitarra y malvivían con los ingresos que les proporcionaba la ambientación musical en los cines de las películas mudas de aquel entonces. Dos de sus hermanos eran profesionales también y el empezó aprendiendo la trompeta cuyas líneas de improvisación monofónica tuvo que influirle en el momento de pasar a la guitarra, mas o menos a los doce años de edad, probablemente influido por Eddie Durham, un famoso trombonista que también tocaba la guitarra y al que se le acredita con el primer solo de guitarra eléctrica grabado.
Hasta mediados los años 30 los pasó tocando contrabajo, piano y guitarra con un número de bandas del circuito regional de Oklahoma. A finales del 37 coincidió con Eddie Durham: “»de gira con la Kansas City Band conocí a Charlie Christian en Oklahoma City. El tocaba el piano la primera vez que le vi, pero nunca había escuchado a nadie tocar tan rápido la guitarra como a él, nunca se me olvidara aquella vieja guitarra de 5 dólares que llevó a la jam donde le escuché, no creo que el hubiera visto ninguna guitarra eléctrica con amplificador hasta que me conoció y poco después el consiguió una (ES-150)»

Por 1939 entró en la banda de Al Trents y giró por todo el Medio Oeste. Con este sexteto, con el que estuvo dos años, empezó a usar la guitarra como un instrumento solista tocando líneas con el saxo y la trompeta creando armonías a tres voces que no se habían escuchado en el jazz de ese tiempo. En estos dos años su estilo evolucionó en la dirección de lo que Charlie Parker y Dizzy Gillespie harían famoso más tarde con el nombre de Be-Bop . Eventualmente la pianista Mary Lou Williams se lo recomendó al legendario productor John Hammond Sr. En Agosto de 1939 un impresionado Hammond arregló una audición de Christian para la banda de Benny Goodman.
En 1939 Benny Goodman  lideraba lo que era la más innovadora y exitosa Big Band de ese tiempo, pero no era partidario de la introducción de instrumentos eléctricos en la banda así que cuando Charlie Christian llegó a Los Angeles para la audición, Goodman solo le dió unos pocos minutos y no le dejó demostrar sus impresionantes dotes improvisatorias.
Inasequible al desaliento Hammond empujó a Christian al escenario esa noche y un molesto Goodman decidió  lanzar “»Rose Room»”, un número que supuso que Christian desconocía. Al contrario de lo que esperaba, Christian no solo se “fumó” los coros sino que se extendió en sus improvisaciones. Se cuenta de aquella noche que Goodman y Christian estuvieron 48 minutos cruzandose riffs (“trading fours”). Goodman, ahora impresionado, le invitó a entrar en el Benny Goodman Sextet  donde Christian vigorizó la banda con su energía musical y empezó a hacerse un nombre en el mundo del jazz

Durante los dos años siguientes Christian giró y grabo extensivamente con la banda de Goodman. Sus contribuciones incluyen co-escribir grandes clásicos como «Seven Come Eleven», «Air Mail Special», y «Solo Flight» con Goodman, aunque hay que reconocer que las contribuciones de Goodman a estas composiciones son mínimas o inexistentes. Como era costumbre en esos tiempos los lideres de las bandas se acreditaban las melodías inventadas por sus músicos, así que es una muestra de la magnitud del genio de Christian el solo hecho de que apareciera mencionado.
La importancia de Charlie Christian como solista en lo que era el grupo de jazz más importante de América, a los 23 años de edad, elevando a tan alto nivel melódico y de sofisticación armónica la guitarra eléctrica, legitimó este instrumento como uno más en la liga de los grandes instrumentos solistas sacándolo del pozo de instrumento exclusivamente rítmico que sufría y hace que ningún guitarrista de jazz pueda escapar a su influencia

Charlie Christian sufría de tuberculosis y a principios de 1941 tuvo que abandonar la gira para ingresar en el Seaview Sanitorium de Staten Island de Nueva York donde murió el 2 de marzo de 1941 a la edad de 25 años.

En solo dos años en el ambiente musical de Nueva York había reinventado totalmente el rol de la guitarra eléctrica y estaba contribuyendo a reinventar el lenguaje del jazz.

Ningún otro guitarrista hasta Jimi Hendrix tendría un impacto similar.

Les Paul

 

Lester William Polsfuss, el «mago de Waukesha», nació en 1915 de George y Evelyn Polsfuss en Waukesha, Wisconsin.

Sus dotes naturales más grandes eran oído perfecto, el amor a la música, y la curiosidad e insistencia de un inventor, intentando siempre descubrir «cómo hacen tictac las cosas». Les Paul debe ser considerado no solamente uno de los guitarristas más influyentes en su día pero también de un contribuyente importante al desarrollo del estado de la guitarra eléctrica en sí misma así como el músico que más que cualquier otro es responsable del desarrollo técnico de métodos de grabación.

Con trece años en su primer trabajo profesional, doblaba a la guitarra y la armónica bajo el nombre de «Red Hot Red». Una noche mientras tocaba para una audiencia al aire libre alguien en la parte de atrás dijo en voz alta que la voz de Les no se oía. Para amplificar la voz le cogió a su madre el micrófono de boca del teléfono que conectó al aparato de radio creando uno de los primeros sistemas de P.A.. La noche siguiente otra voz se quejó de que ahora lo que no se oía era la guitarra de Les. Esta vez él tomó a sus padres la aguja del Victrola (un antiguo gramófono). Poniendo en contacto la aguja del Victrola sobre el puente de la guitarra y conectándola al aparato de radio, creó un sistema de dos canales. Su voz y la guitarra se podían oír ahora en la parte de atrás.
Les llegó a ser famoso por sus actuaciones con el Les Paul Trio durante los años 30 y 40, y produjo un número de éxitos con su esposa y socia cantante Mary Ford. Su aportación fue fundamental en el desarrollo del primer grabador de bobina abierta de 1/4″ fabricado por Ampex y financiado por Bing Crosby, pero cuando sincronizó 8 de estas máquinas de cinta de Ampex y las utilizó para hacer grabaciones multi-pista verdaderamente hizo historia de la Técnica de Grabación. Su uso pionero del eco, delay, la reverberacion y muchos otros efectos electrónicos fueron instrumentales en el desarrollo de la tecnología de la grabación y en su día se anunciaron como «el nuevo sonido». Incluso ahora muchas de las técnicas que él utilizó en sus grabaciones multi-track de canciones originales como «Waiting For the Sun» y «How High the Moon» siguen siendo desconocidas.
Como se ha comentado antes, en 1949 el éxito del lanzamiento de la Broadcaster de Fender forzó a Gibson a una segunda mirada sobre el tema de una guitarra eléctrica de cuerpo sólido y tras muchos cambios de diseño sacaron la “Les Paul model” una de las primeras opciones para cualquier guitarrista de Rock. Estas contribuciones justifican por si solas el lugar que ocupa Les Paul en la historia de la guitarra eléctrica.

Chuck Berry

Charles Edward Anderson Berry nació el 18 de Octubre de 1926 en St. Louis, Missourie de Martha y Henry Berry. Su madre era maestra de escuela y su padre contratista de obras y diácono de la Iglesia Baptista de Antioquía.  La familia Berry vivía en un área de St. Louis llamada “»The Ville»” que era una de las pocas zonas en  las que los negros de aquella época podian tener propiedad y por lo tanto una de las zonas consideradas más prestigiosas para vivir una familia negra. Berry asistió a la  Sumner High School, el primer instituto negro al oeste del Mississippi con compañeros que incluyen Arthur Ashe, Tina Turner, Robert Guillaume, Dick Gregory, y Bobby McFerrin.

Antes de graduarse del instituto ya tuvo su primer encuentro con la Ley. Durante una salida de “marcha” con algunos amigos fue arrestado y acusado de robo a mano armada. Juzgado, fue encontrado culpable y sentenciado a 10 años en la penitenciaria de Algoa, Jefferson, Mississippi donde entre otras ocupaciones aprendió a boxear. Salió en libertad condicional en 1947 a los 21 años.

Un año mas tarde se casó con Themetta Suggs. Entre 1948 y 1955 tuvo diversos trabajos como mecánico, vigilante, peluquero, monaguillo (con su padre), fotógrafo y empezó su carrera musical. En 1952 le invitaron a unirse al Sir Johns Trio que incluía al pianista Johnnie Johnson y Ebby Hardy a la batería. El dominio del escenario de Chuck elevó el atractivo de la banda y poco después de que éste tomara el control de la misma ya se codeaba con Ike Turner y Albert King como uno de los artistas (negros)  más importantes del area de St. Louis.

Las primeras influencias que podemos rastrear en el estilo de Berry vienen de Charlie Christian, y Carl Hogan (guitarrista de Louie Jordan, artista de R&B ) y sobre todo de bluesmen como Muddy Waters y Howlin´Wolf.

Desarrolló un estilo de guitarra solista que hacía gran uso de las dobles cuerdas (double-stops), que las malas lenguas atribuyen a una falta de precisión o exceso de desidia, incorporando elementos de R&B y Country y un marcado backbeat (los tiempos dos y cuatro enfatizados con la caja de la batería). Sin embargo su mayor contribución sea quizá la de unas letras coloristas que se revuelven en el tipo de tópico relevante para la juventud de aquella época, coches, instituto y amor. Sus canciones fueron el vehículo perfecto para un artista negro irrumpir en la audiencia juvenil blanca rompiendo el axioma de la industria discográfica según el cual eran mercados “estanco”.

Durante una visita a Chicago es descubierto por Leonard Chess, dueño de la seminal discográfica de música negra Chess Records, y el legendario productor Willie Dixon. El 21 de mayo de 1955 graba “»Maybelline»”. Chess le dió una copia al disc jockey Alan Freed (inventor del termino Rock´n´Roll) que la “aireó” durante dos horas sin parar en la cadena WINS en New York llegando la canción al nº 1 de las listas de R&B y al nº 5 del Top 100 del Billboard. Esto último es especialmente trascendente porque suponía para un artista negro superar el corte que se producía entre música negra y público blanco. Con la excepción de «Roll Over Beethoven» Berry encontró difícil seguir la estela de  “Maybelline” y  aunque «Thirty Days», » No Money Down «, y » To Much Monkey Business » vendieron bien no supusieron éxitos con el público blanco. En 1957 lo consiguió de nuevo con «School Days» y empezó a girar sin parar por todo el pais a una media de 240 bolos al año. Durante los siguientes dos años y medio produjo una initerrumpida serie de hits ahora clásicos como «Oh Baby Doll», «Sweet Little Sixteen» «Johny B. Goode», y «Back in the USA» e incluso apareció en películas en las que tenía papeles de cierta relevancia como «Rock,Rock,Rock», «Mr Rock and Roll»,y «Go Johny Go»
A estas alturas Berry había desarrollado un estilo peculiar que empezaba a influir en músicos que iban a ser tan trascendentes como Keith Richards de los Rolling Stones, John Lennon de los Beatles, Eric Clapton y un etcétera incontable. En 1958, en el «Big Beat tour“ promocionado por Alan Freed, actuó con Buddy Holly y con Jerry Lee Lewis comenzando una intensa rivalidad con Lewis. El tour se tuvo que suspender en Boston, a falta de unos pocos conciertos, debido a los disturbios y las peleas, en las que intervino hasta la policía. Freed fue detenido y acusado de incitación a la revuelta en lo que ahora se puede ver en la película de 1978 «Hot Wax», en la que tanto Berry como Lewis se interpretan a si mismos.
En 1959, con la pasta ganada de los bolos y de las ventas de sus discos abrió un club de música en directo en  St. Louis que llamó Club Bandstand. El club estaba situado en una zona prestigiosa de la ciudad, donde dentistas, doctores y otros tenían sus oficinas, siendo un bastión de la “all white profesional culture”. La aparición de un club de integración racial en este área en 1959 encendió todas las luces de alarma y no se tardó demasiado para que la policía le buscara problemas a Berry que se vió envuelto en un escándalo y llevado a prisión de nuevo y prácticamente arruinando su carrera.
El 1 de diciembre de 1959 de gira en El Paso, Texas, Berry conoció a una joven nativa americana llamada Janice Escalant, de Yuma, Arizona y le ofreció un trabajo como chica de guardarropa en el Club Bandstand. Despedida a las dos semanas, la policía la encontró en un hotel y la acusó de prostitución. Al no encontrársele la partida de nacimiento se acusó a Berry de violar la enmienda Mann al atravesar fronteras estatales con una menor con propósitos inmorales. En Octubre de 1961, después de varios juicios, se encontró a Berry culpable y se le condenó a 3 años de prisión y una multa de 10.000 dólares
Entró en prisión por segunda vez el 19 de febrero de 1962 mientras en las ondas sonaba «Surfin USA» de los Beach Boys, una copia nota-a-nota del «Back in the USA»,  y el grupo más grande de la historia , The Beatles, cabalgaban los charts con versiones de «Roll Over Beethoven», and «Rock and Roll Music» por no hablar de los Rolling Stones, virtualmente una banda de covers de Chuck Berry .

 

De 1964 a 1965 Berry editó seis singles con Chess records: «Nadine», «No Particular Place to Go», «The Promised Land»,  «You Never Can Tell” todos ellos dentro del top 100. Escritas en prisión están a la altura de lo mejor de su catalogo pero iban a ser las ultimas durante siete años.

En 1966 Berry abandonó Chess y firmó por Mercury, desgraciadamente porque la estructura corporativa de esta mega-discográfica distaba mucho de su carácter independiente e idiosincrático. Chess era una pequeña dicográfica administrada casi de forma familiar donde una gran estrella como Berry se encontraba con absoluta comodidad pero que bajo el paraguas de Mercury siempre se encontró fuera de juego luchando con productores que trataban de cambiarle el estilo para acomodarlo a las nuevas modas musicales que condujo al declinar de su visibilidad. Para cuando volvió a firmar con Chess esta se parecía más a su competidora corporativa que a su historia pero aún así produjo en 1969 “Back Home” uno de sus mejores trabajos hasta a fecha
En 1979 entró por tercera vez en prisión por evasión de impuestos. En 1990 se vió acusado por una serie de mujeres de filmarlas en los baños de sus Berry Park y de su restaurante Wentzville. Cuando en 1986 fue inducido en el Hall Of Fame con Keith Richards ejerciendo de maestro de ceremonias este dijo: «me es tan difícil… Después de todos los licks que le he robado«.

Berry sigue actuando en directo por todo el mundo, en muchas ocasiones yendo de lo errático a lo surrealista. Por lo general entra en el club solo con su guitarra, cobra su cheque  y actua con una banda de músicos locales que nunca antes han tocado juntos y que ignoran el repertorio, el orden y el tono en el que se va a tocar. Tiene una reputación de ser una persona difícil e impredecible pero su influencia en el Rock and Roll es enorme ya que, nada más ni nada menos, Chuck Berry  lo inventó.

 

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix nació en Seattle, Washington a las 10:15 de la mañana del viernes 27 de Noviembre de 1942.
Su madre le pone de nombre John Allen Hendrix. Su padre, Al, está en Europa con el ejército, puesto que Estados Unidos hace poco que ha entrado en la Segunda Guerra Mundial.La familia de Al se estableció en Seattle en 1912 procedente del circo del “Vaudeville” itinerante asi que creció rodeado de musica y baile. Cuando conoció en 1941 a Lucille Jeter,18 años,  los dos estaban cautivados por los sonidos de Louis Armstrong y el swing de Benny Goodman. En 1943, a los 8 meses de su nacimiento hospitalizan a su madre por tuberculosis. Tiene una recuperación dificultosa y aunque se le dice que debe descansar por lo menos un año es joven y le va la marcha por lo que se le ve con frecuencia en fiestas y saraos con la consecuencia de una nueva recaída. Durante los dos años y medio siguientes el pequeño Jimi (que aún no se llama así) es acogido por distintas familias.

Cuando vuelve de la guerra Al encuentra a su hijo viviendo con una familia en Berkeley, California donde le recoge y vuelve a Seattle y vive un tiempo con su cuñada. Lo primero que hace es cambiarle el nombre a uno con mas dignidad y autoridad, James Marshall Hendrix. Las cosas en el matrimonio no van bien y se separan. Tras una breve reunión en 1946 de la que nace su hermano Leon se divorcian definitivamente en 1950. Despues de esto, y exceptuando un breve periodo de 1950 a 1952 en el que vive con su tia en Vancouver Canada es su padre el que se encarga en solitario del pequeño Jimi. Solitario e introvertido, la relacion con su severo padre es buena.

Su madre se vuelve a casar, pero bebe demasiado, esta a menudo deprimida y recae frecuentemente enferma incapaz de abandonar la vida nocturna que ama, y muere en 1958. Jimi nunca reveló su pena con palabras pero la guardó para el nuevo personaje que acababa de hacer aparición en su vida: la guitarra.

Tiu –ta-tuito-tatuí, todo el dia y toda la noche, dia tras dia, la guitarra fue el vehículo de la imaginación de Jimi y se convirtió en el compañero perfecto, aprendiendo a hacerla hablar, llorar y cantar

Rápidamente absorbió el nuevo y popular sonido que arrasaba el pais por aquellos dias, el Rock and Roll. Chuck Berry, Bill Haley, Wilson Pickett y gente del Blues como Muddy Waters y Willie Dixon. En poco tiempo se convirtió en el mejor guitarrista de la escena local.

No muy interesado por el instituto (se cuenta que fue expulsado por coger de la mano a una chica blanca) lo dejó y empezó a trabajar con su padre de jardinero pero impresionado por las charlas con un viejo amigo que se habia alistado en los Screaming Eagles (grupo de élite de los paracaidistas norteamericanos) decidió alistarse tambien.

Fué durante este tiempo en el ejército como paracaidista de la famosa división 101 Airborne div. en el que su concepción única del instrumento empezó a formarse. Le encantaba el sonido de los grandes aviones surcando el cielo, el golpe de viento al abrirse la puerta de la cabina. El canto y los silbidos del viento en sus oídos mientras flotaba hacia la tierra. Consiguió que su padre le enviara la guitarra y empezo a jamear en los clubs  próximos a la base. Con la guitarra en sus manos se dió cuenta de lo que quería hacer el resto de su vida. Comenzó a dormir con su guitarra porque había escuchado que así hacían los grandes bluesmen (las malas lenguas dicen que era para que no se la robaran)

Empezó a ser parte del mobiliario de la Music Room de la base y cuando no tenía la guitarra entre las manos también era un virtuoso del air-guitar. Muchos de sus compañeros de barracón empezaron a quejarse, practicaba por la noche sin amplificador, tiu –ta-tuito-tatuí, y le hablaba a la guitarra por las mañanas. Le pintó el nombre de Betty Jean y empezó a llamarla por ese nombre. Sus compañeros decían que estaba loco. Cuando ya había pasado por todos los psiquiatras de la base el ejército trajo a su amigo de Seattle. Tras 14 meses en el ejército este le licenció con un Honorable Discharge.

Nada más licenciarse del ejército en Fort Cambell, Kentucky, Jimi y su amigo y bajista Billy Cox, también recién licenciado, tocaron en bolos locales llegando a establecerse en Nashville, uno de los centros neurálgicos de la música en USA y cuna del Country, alrededor de un año. Durante este tiempo de hambre y miseria grabó una demo, a la que nadie prestó atención, con Steve Cropper, guitarrista de una de las bandas emergentes más importantes del R&B, Booker T. and the MG’s (y también guitarrista-blanco- de la ficticia banda de la película «The Blues Brothers»-1978) que empezaban a incorporar sonidos country, más blancos, más occidentales en su música. El siguiente paso fue volver ,en el invierno de 1962 a Vancouver (con su abuela Nora) donde un viejo conocido suyo ,Tommy Chong (el de las peliculas de Cheech and Chong de temática fumeta como «¡Como Flotas Tio!»  y «La Gran Fumada» de mediados de los 70) lideraba una banda junto con Bobby Taylor. Taylor acababa de graduarse en la University Of California at Berkeley con un Masters Degree en Música y dirigía una fantástica banda de rhythm and blues cuyo repertorio eran covers de los temas de más éxito del momento arreglados por lo general mejor que los originales y eran tremendamente populares en la zona. Así que Hendrix empezó a tocar con «Bobby Taylor and the Vancouvers» en el club Dante´s Inferno de Vancouver los fines de semana y en el Black and Tan Club de Seattle de lunes a jueves durante de un año.

En 1963 Little Richard, uno de los dioses del rock and roll, llegó a Vancouver buscando músicos para su banda, así que Jimi consiguió el puesto. No eran los mejores tiempos para Little Richard que había perdido algo de fuelle después de sus años de gloria con»Tutti Frutti», «Good Golly Miss Molly», “»Long Tall Sally»” y «Lucille» y el trabajo era viajar incesantemente por los estados sureños en lo que se denominaba circuito “«chitlin´»”. Eran los años Kennedy,  y los artistas blancos de versiones, desde Elvis Presley a Pat Boone, eran los reyes. Gran parte de la agresividad, crudeza y elementos raciales habían sido filtrados por los promotores blancos con el objetivo de llegar a una audiencia blanca mayor. Durante los dos o tres años siguientes Jimi, además de entrar  y salir de la banda de Richard estuvo girando por todo el país como guitarrista de las mejores números de R&B, B.B.King, Ike and Tina Turner, and Jackie Wilson.

A pesar de lo que ahora ya era una absoluta maestria estilística sobre el instrumento y un completo dominio del repertorio y las formas no dejaba de trabajar en su propio sonido. Intentaba incorporar el silbido del viento y el rugir de los motores de sus tiempos de paracaidista en el Blues de Muddy Waters y Willie Dixon.

Durante una parada en Chicago visitó los estudios Chess donde conoció a Muddy Waters, Willie Dixon y a otros importantes bluesmen del momento que le recibieron con frialdad, ya que no entendían su futurístico enfoque ni su extravagante pinta. Tras recibir una charla-conferencia de Willie Dixon sobre cómo tocar blues se dio cuenta de que no iba ha recibir mucha ayuda en Chicago y decidió ir a Nueva York.

PISTAS PARA MEJORAR CON LA GUITARRA. PISTA 1 DE 12. PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR.

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR. Por David Negrón   ¿Cuál es el secreto de nuestro “Guitar-Hero”  favorito? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué toca tan bien? ¿ Por qué a pesar de llevarle escuchando tanto tiempo, no deja de impresionarme ? ¿ A quién hay que venderle el alma para tocar así ?     ¿Donde […]

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR.

Por David Negrón

 

¿Cuál es el secreto de nuestro “Guitar-Hero”  favorito? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué toca tan bien? ¿ Por qué a pesar de llevarle escuchando tanto tiempo, no deja de impresionarme ? ¿ A quién hay que venderle el alma para tocar así ?     ¿Donde hay que firmar ?

 

Si alguien piensa que su guitar favorito toca como toca , solamente porque los dioses le fueron favorables el día de su llegada al mundo, se equivoca.

 

Es dífícil delimitar dónde termina el talento, y dónde empieza el trabajo duro. Es posible que nuestro guitar favorito tenga algo que le distinga del resto: un talento innato . Pero es muy complicado establecer   hasta qué punto influye su talento o las horas que le ha dedicado, porque con toda seguridad , nuestro “Super – Guitar” ha tocado la guitarra tanto tiempo, que no sería capaz ni tan si quiera de calcularlo. Seguro.

 

Es el gran, y quizás único, secreto. Tocar, tocar y tocar….Siempre. Cuanto más, mejor. Todos los días. Los maestros lo saben. No hay atajos: horas y horas y horas. Nunca   suficientes.

A pesar de que veamos a nuestros héroes en las portadas de las revistas con cara de haber estado permanentemente de vacaciones  , para llegar hasta ahí, han pasado días, noches, semanas, meses, años, literalmente “pegados” a su guitarra.

 

En algunos guitarristas el trabajo es direccionado y concienzudo; tienen un programa, un horario, unos objetivos. En otros, el trabajo es absolutamente visceral, sin dirección aparente, sin planning. Pero sea como sea, el trabajo es intenso, y sobre todo constante ,por lo menos hasta que llegan a un nivel. Como una obsesión.

 

Sobre todo para los principiantes, la constancia es una de las claves más efectivas. Funciona mejor tocar todos los días una hora, que un solo día siete horas. (No a todo el mundo le funciona , pero delimitar unos objetivos razonables y una serie de áreas de trabajo puede ser una gran ayuda  Entre otras cosas para evitar la dispersión y  para no repetir una y otra vez lo que ya dominamos)

 

En definitiva, se trata de repetir y repetir para automatizar. Cuando un  guitarrista interpreta un gran solo, un gran lick, un riff…no piensa:  Ejecuta una serie de movimientos que le son casi inconscientes. Son automáticos. El movimiento automático es más rápido, más ágil y más preciso que el movimiento “pensado”.

 

¿A qué velocidad somos capaces de plasmar nuestra firma en un papel? ¿Pensamos letra por letra lo que estamos haciendo? No. Aún así lo hacemos con mucha exactitud, a gran velocidad, e incluso ,podemos pensar en más cosas mientras lo hacemos. Todo, fruto de la repetición constante y direccionada.

 

Para llegar al “movimiento automático” , es necesario repetir primero el “movimiento pensado”. Para poder ejecutar correctamente un movimiento pensado es IMPRESCINDIBLE empezar a hacerlo a una velocidad muy baja , ya que este “ movimiento pensado “ es lento. Cuanto mas despacio empecemos con una tarea nueva , antes lograremos llegar a la actividad automática.

 

            Es el camino mas corto.

 

La clave para saber si un movimiento esta comenzando a automatizarse es , que , si es así ,mientras lo llevamos a cabo somos capaces pensar en otra cosa manteniendo una buena ejecución. A partir de ese momento  podemos empezar a subir la velocidad , y trabajamos ya con un movimiento que lleva camino de automatizarse.

 

Ahora bien ; Roma no se conquistó en dos días. Para llegar a la automatización , la soltura , la fluidez … hace falta tiempo , o lo que es lo mismo ; paciencia . ( Como dice Michael Schenker ; practicar , practicar , practicar : paciencia , paciencia , paciencia ) . El que toca bien es alguien que ha sabido esperar… practicando.

 

Hasta tal punto es importante practicar, que se puede  decir que el nivel guitarrístico de cada uno, casi sólo depende del tiempo invertido. Al final, es difícil decidir quienes  de los que están en la cima, lo están por su talento o por su trabajo.

 

Porque todos los que están arriba, sin excepción,  han practicado mucho, mucho, mucho…

 

 

Índice – Pistas Para Mejorar Con la Guitarra

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR
PISTA 2 . EL RITMO
PISTA 3 . LA TECNICA 
PISTA 4 . EL REPERTORIO
PISTA 5 . LA TEORIA
PISTA 6 . LA IMPROVISACION
PISTA 7 . EDUCACION AUDITIVA
PISTA 8 . COMPONER
PISTA 9 . GRABACION
PISTA 10 . EL DIRECTO
PISTA 11 . LUGAR DE TRABAJO
PISTA 12 . VARIABLES PSICOLOGICAS

PISTAS PARA MEJORAR CON LA GUITARRA. PISTA 2 DE 12. EL RITMO.

PISTA 2 . EL RITMO Por David Negrón   El resultado de lo que interpretamos, depende, al menos en un 50% del componente ritmo.   Cuando este ritmo está bien ejecutado, bien medido y lleno de intención, casi cualquier pasaje interpretado, suena profesional.   Si un fragmento está sólidamente articulado , la sensación en el […]

PISTA 2 . EL RITMO

Por David Negrón

 

El resultado de lo que interpretamos, depende, al menos en un 50% del componente ritmo.

 

Cuando este ritmo está bien ejecutado, bien medido y lleno de intención, casi cualquier pasaje interpretado, suena profesional.

 

Si un fragmento está sólidamente articulado , la sensación en el oyente es de peso, de contundencia, e incluso de más velocidad ( La buena articulación consiste en mantener la medida del tiempo  durante todas y cada una de las notas que contiene un fragmento. Por ejemplo , en un pesaje lleno de semicorcheas , la articulación será buena  si en efecto , todas  las notas tienen realmente el valor de una semicorchea) .

 

Muchas veces asumimos que lo que nos impresiona de una interpretación es básicamente la elección de las notas . Pasamos por alto que si la ejecución rítmica fuera deficiente , sean las notas que sean , no nos sonaría convincente.

 

Por contra , si como experimento , interpretamos un pasaje sin sentido melódico , pero con impecable ejecución rítmica , el resultado es otro . Puede que suene raro , psicodélico o   poco comercial  , pero suena profesional .

 

El ritmo es por lo menos la mitad en un guitarrista , y en cualquier músico. En un principiante, lo primero que destaca es su inconsistencia en el ritmo. Es su rasgo distintivo.

 

No se puede concebir un sonido profesional, efectivo, si hay problemas con el tempo. Esto afecta por igual a bandas  e intérpretes.

 

Así, es absolutamente imprescindible  , el trabajo con el METRONOMO. Escalas, riffs, acordes… todo debe pasar la prueba del metrónomo.

 

Es fundamental saber tocar encima de un metrónomo (Metrónomo , claqueta) con naturalidad, sin salirnos ,  sin pararnos , sin tirones , sin cruzarnos , sin problemas. El objetivo es tocar tan encima , tan exacto , que, incluso, lleguemos a «taparlo» con nuestra ejecución , a no escucharlo .

 

Una sesión de prácticas con metrónomo cunde el doble. Al principio puede que nos moleste un poco o nos sature los oídos, pero debemos acostumbrarnos a convivir con el.

 

Metrónomo de cuerda  o digital, caja de ritmos, secuenciador , teclado… cualquiera vale. Lo que sí es importante es que resulte fiable.

 

Una buena sesión de prácticas incluye necesariamente el uso de una claqueta. Podemos practicar sin ampli , sin apuntes , pero nunca sin metrónomo …bueno , y sin guitarra.

 

Hay muchos guitarristas ( Y sorprendentemente le ocurre también a muchos bateristas principiantes ) que, al principio, consideran que es el sentido del ritmo es  innato. Piensan que el ritmo se lleva dentro y que el hecho de tener cierta facilidad con el instrumento supone no tener problemas con el ritmo .

 

Esto es un  GRAN ERROR.  El rimo se debe trabajar con intensidad y constancia . Nuestra perfección a la hora de la ejecución rítmica mejora con el tiempo y el trabajo duro . Finalmente el ritmo se domina  de la misma manera que se llega a dominar el solfeo o el manejo de un ecualizador ; con trabajo constante.

 

Muchos músicos se dan cuenta de esta realidad cuando se meten en un estudio a grabar en serio. Allí , se graba siempre con claqueta y un buen productor entre otras muchas cualidades tiene una finísima percepción de los errores en la ejecución del rimo. A veces ya es demasiado tarde y se escucha al productor decir en voz baja; “Vamos a buscar a otro “

 

Índice – Pistas Para Mejorar Con la Guitarra

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR
PISTA 2 . EL RITMO
PISTA 3 . LA TECNICA 
PISTA 4 . EL REPERTORIO
PISTA 5 . LA TEORIA
PISTA 6 . LA IMPROVISACION
PISTA 7 . EDUCACION AUDITIVA
PISTA 8 . COMPONER
PISTA 9 . GRABACION
PISTA 10 . EL DIRECTO
PISTA 11 . LUGAR DE TRABAJO
PISTA 12 . VARIABLES PSICOLOGICAS

PISTAS PARA MEJORAR CON LA GUITARRA. PISTA 3 DE 12. LA TÉCNICA

  PISTA 3 . LA TECNICA Por David Negrón. Hay muchas formas de entender el concepto de técnica. Hoy por hoy, cuando hablamos de un guitarrista técnico, normalmente entendemos por ello que nos referimos a guitarristas muy rápidos, precisos con la mano derecha y espectaculares con la izquierda. Sobre todo ubicados en el ámbito del Heavy […]

 

PISTA 3 . LA TECNICA

Por David Negrón.

Hay muchas formas de entender el concepto de técnica.

Hoy por hoy, cuando hablamos de un guitarrista técnico,

normalmente entendemos por ello que nos referimos a

guitarristas muy rápidos, precisos con la mano derecha

y espectaculares con la izquierda. Sobre todo ubicados

en el ámbito del Heavy Metal , el Rock Neoclásico o el Jazz.

 

Esa es una forma de técnica. Pero hay mas.

Hay muchos estilos , en principio menos asociados

al virtuosismo , que , de alguna manera requieren

algún tipo de técnica. En realidad , todos los guitarristas

históricos , a su manera, tienen mucha técnica.

 

A priori , algunos guitarristas pueden parecer menos

impresionantes, pero en realidad no es fácil imitarles,

sonar como ellos, reproducir su forma de tocar.

Parece sencillo, pero luego resulta que no lo es tanto.

Afinar determinados bendings, el vibrato, la intención rítmica,

la limpieza, la articulación, la musicalidad , el toque ,

todo requiere su propia técnica.

 

Según el diccionario  , la técnica es el conjunto de trabajos

realizados con habilidad e ingenio para obtener resultados ventajosos

, es decir , para la resolución económica de un problema relacionado

con la obtención y producción de algo útil.

 

En  lo que a los guitarristas se refiere , la técnica es

lo que nos permite hacer lo que queremos.  Es aquello

que nos permite acortar el camino entre lo que oímos en nuestra

cabeza , lo que pretendemos y lo que al final conseguimos

que suene. Alguien que no sabe tocar , puede llegar a pensar en riffs ,

solos , melodías , pero si le ponemos la guitarra en la mano ,

no es capaz de hacer nada porque no posee la técnica para hacerlo.

 

Si nuestra hada madrina nos dotara de una técnica ABSOLUTA,

imaginaríamos un solo, con todos sus detalles, y posteriormente

seríamos capaces de ejecutarlo como una imagen exacta ,

sin necesidad de practicar ni de estudiar .

 

La técnica consiste en depurar el componente psicomotriz, ya sea para un arpegio neoclásico o para un bend con vibrato… Hay que trabajar la musculación, la coordinación, la resistencia, la precisión, la intensidad, la independencia, la flexibilidad, la agilidad, la fluidez ,  … todo para que nuestros dedos hagan exactamente el movimiento que les pedimos, en el momento que lo pedimos y de la forma que queremos . El objetivo es aumentar lo mas posible la calidad de nuestra ejecución.

 

Hay muchas formas de trabajar la técnica, dependiendo del estilo que nos interese. Pero sea como sea, hay que trabajarla y mantenerla,  (preferentemente a diario) , para que nuestra maquinaria este constantemente “engrasada” y a punto. Si dejamos de tocar mucho tiempo hay que volver a calibrar nuestra  máquina. Perdemos la precisión. Nuestras ideas fluyen, pero nuestros dedos de la mano izquierda no responden, se cansan…la mano derecha pierde precisión, y entre la derecha y la izquierda se pierde sincronía.

 

Trabajar la técnica supone  trabajar la flexibilidad , la resistencia y la potencia de nuestra musculación . También supone potenciar la independencia de dedos y manos . Nos permite  aumentar la velocidad de ejecución y hace que nuestros movimientos sean mas precisos  . Es un tipo de trabajo encaminado a mejorar nuestros reflejos y mejorar la coordinación. Y todo , de forma optimizada , es decir , evitando todo aquello que sea  superfluo o inútil y  que nos haga consumir mas energías  que las estrictamente necesarias. La idea que todo  movimiento  sea lo mas económico y eficaz posible.

 

Para los ejercicios mas físicos , es recomendable calentar un poco antes de ponernos con ellos para evitar lesiones o sobrecargas innecesarias . En una buena sesión de prácticas debemos dejar para el final los ejercicios que nos exijen mas fuerza o resistencia y empezar por los que nos requieren mayor concentración.

 

 

Un futbolista no demuestra en el campo lo bien que hace flexiones con las piernas, pero aun así tiene que hacer muchas para estar “a punto” para los partidos.

 

 

 

Índice – Pistas Para Mejorar Con la Guitarra

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR
PISTA 2 . EL RITMO
PISTA 3 . LA TECNICA 
PISTA 4 . EL REPERTORIO
PISTA 5 . LA TEORIA
PISTA 6 . LA IMPROVISACION
PISTA 7 . EDUCACION AUDITIVA
PISTA 8 . COMPONER
PISTA 9 . GRABACION
PISTA 10 . EL DIRECTO
PISTA 11 . LUGAR DE TRABAJO
PISTA 12 . VARIABLES PSICOLOGICAS

PISTAS PARA MEJORAR CON LA GUITARRA. PISTA 4 DE 12. EL REPERTORIO.

PISTA 4 . EL REPERTORIO Por David Negrón   Es  absolutamente imprescindible tener un repertorio lo mas amplio posible. Cuanto mas preciso, mejor. Hay que saber tocar muchos temas y hay que aprender temas nuevos constantemente.   También hay que memorizarlos. Un buen guitarra es como un reproductor de audio cargado de temas. Temas de […]

PISTA 4 . EL REPERTORIO

Por David Negrón

 

Es  absolutamente imprescindible tener un repertorio lo mas amplio posible. Cuanto mas preciso, mejor. Hay que saber tocar muchos temas y hay que aprender temas nuevos constantemente.

 

También hay que memorizarlos. Un buen guitarra es como un reproductor de audio cargado de temas. Temas de distintos estilos , de todos los intérpretes que podamos , de grupos , de solistas y hasta de estilos en los que no hay guitarra por ningún lado .

 

Se sabe que la mayoría de los  guitarristas históricos , antes de llegar al estrellato , pasaban su juventud aprendiéndose temas de sus ídolos . (Algunos como Hendrix o Page eran músicos de sesión antes de iniciar sus propias carreras , lo que a buen seguro les dio un montón de recursos y de experiencia).

 

Si no se memorizan los temas, no nos “calan” . No podemos ir mejorándolos poco a poco. No vamos acumulando trucos, ideas, feelings, acordes, recursos…

 

Tocar la guitarra es como aprender un idioma. Si yo quiero dominar el chino, a parte de aprender las letras, las palabras, etc , lo que tengo que hacer para hablar igual que un nativo es CONOCER EJEMPLOS, cuantos más mejor.

 

Una vez que tenemos cientos de ejemplos en la memoria, podemos hilarlos para construir nuestro propio discurso (tienen que estar memorizados. No podemos hablar chino con el diccionario/partitura en la mano porque entonces no resulta creíble)

 

La forma de aprender el acento, la entonación, es escuchando a nativos y tratando de IMITARLES.

 

La forma en que todos los grandes guitar-hero han llegado a conseguir su propio discurso, ha sido empezando por imitar. Primero tenemos que memorizar,  copiar y finalmente  sintetizar y asimilar, y sobre esa base se puede crear un discurso nuevo.

 

Hay que conocer el repertorio mas influyente del estilo de música en el que queremos profundizar. ¿Cómo se puede crear algo nuevo si realmente no conocemos bien en profundidad aquello sobre lo que queremos innovar?

 

Con la guitarra, conocer no solo es haber escuchado. Es ser capaz de tocarlo. Solo entonces captamos la esencia. Los temas se ven muy distintos después de interpretarlos .

 

Al aprender temas nuevos , salvo que sean extremadamente sencillos , tardamos un tiempo en “cogerles el punto”. Incluso podemos tardar años en llegar a pulirlos del todo. (En el caso de los mas grandes no lo lograremos ni aún viviendo tres vidas !!) . Pero eso no debe desanimarnos . Montamos un tema ,  lo practicamos , lo dejamos aparcado un tiempo , lo retomamos , lo volvemos a dejar . Y así sucesivamente . De esa manera , cada año mejoran nuestras interpretaciones.

 

Lógicamente a la hora de imitar, es IMPRESCINDIBLE que lo hagamos con los mas grandes, los relevantes, los históricos. Mucha gente que toca la guitarra arruina sus posibilidades por estudiar a guitarristas poco adecuados. ( Y…¿quiénes son los grandes? . Echarle un vistazo al artículo “Guitar Gods”)

 

Es importante en este sentido ser abiertos y recordar que no todos los guitar-heroes entran a la primera . Hay que escuchar y escuchar hasta dar con lo que ha hecho grande a cada uno.

 

También es importante tener la certeza de que nuestra fuente de información es fiable .

 

De nada sirve todo el trabajo que hacemos con la guitarra si no se concreta en un repertorio listo para ser interpretado en cualquier momento. , extenso y variado.

 

 

Índice – Pistas Para Mejorar Con la Guitarra

PISTA 1.  PRACTICAR, PRACTICAR, PRACTICAR
PISTA 2 . EL RITMO
PISTA 3 . LA TECNICA 
PISTA 4 . EL REPERTORIO
PISTA 5 . LA TEORIA
PISTA 6 . LA IMPROVISACION
PISTA 7 . EDUCACION AUDITIVA
PISTA 8 . COMPONER
PISTA 9 . GRABACION
PISTA 10 . EL DIRECTO
PISTA 11 . LUGAR DE TRABAJO
PISTA 12 . VARIABLES PSICOLOGICAS